Реализуя
ту или иную творческую цель, художник каждый
раз обращался к различным стилевым моделям:
его привлекала строгость контрапунктического
искусства старинных мастеров и неистовость
джазовых импровизаций, четкие структуры музыки
барокко и ладовые закономерности азербайджанских
мугамов, стилевые открытия Шостаковича, Прокофьева,
Стравинского
и техника звуковой организации, разработанная
нововенцами, логика баховской полифонии и
жанры популярной музыки.
Например,
в 70-е годы композитор создает мюзикл «Неистовый
гасконец» по мотивам комедии французского
драматурга Э.Ростана «Сирано де Бержерак»,
где ему удается привести к общему знаменателю
классицистские интонации и жанры, романтические
гармонии, ритмоформулы поп-музыки.
Своеобразной
энциклопедией караевского стиля можно назвать
его 24 прелюдии
для фортепиано, входящие в ряд высших достижений
музыки ХХ века в жанре прелюдийного цикла.
Здесь у композитора немало художественных
открытий. Обращаясь к особенностям различных
жанров, например, народного танца, колыбельной,
похоронного марша, песни, Караев неожиданно
синтезирует их с классицистскими элементами
или джазовыми интонациями и гармониями, представляя
совершенно оригинальные, глубоко самобытные
образы. Замечательным примером караевского
необарокко являются последние шесть прелюдий,
написанные на основе форм и жанров старинной
музыки – фуги, полифонических вариаций, хорала,
пассакальи.
Но,
пожалуй, главное свойство композитора заключается
в его умении сплавить воедино различные влияния,
подчинить их своему сугубо индивидуальному
стилю. И потому, несмотря на непохожесть облика
различных произведений композитора, все же
нити связующие их проявляют себя довольно
отчетливо. Отметим лаконичную форму, эмоциональную
строгость, чистоту музыкальных образов, творческое
отношение к фольклору. Причем композитор никогда
не довольствовался лишь претворением мирового
музыкального опыта. Его художественные открытия,
в том числе самобытная модальная гармония,
безусловно, обогащает профессиональную европейскую
музыку.
Творчество
К.Караева разнообразно и в жанровом отношении.
Для композитора не существует деления на большие
и малые, сложные и легкие жанры. Он охотно
обращается и к масштабным формам инструментальной
музыки – симфонии, симфонической поэме,
концерту и к так называемой прикладной музыке
для театра и кино, сложным синтетическим жанрам
– опере, балету, мюзиклу и к вокальным миниатюрам,
песне. Вне зависимости от жанра во многих
сочинениях Караева проявляет себя такое свойство
его мышления как симфонизм.
Иногда
замысел композитора не укладывается в рамки
существующих моделей, требуя уточнения жанрового
названия. К примеру, осуществляя оригинальную
концепцию «Дон Кихота», композитор воспользовался
стилевыми приметами другого вида искусства,
обозначив свое сочинение, как «симфонические
гравюры».
Это
произведение Караева возникло на основе музыки
к фильму «Дон Кихот» известного русского режиссера
Г.Козинцева. Вообще, композитор с одинаковой
серьезностью и ответственностью относился
к своей работе в кино, создавая в этой области
образцы, способные успешно конкурировать с
его симфоническими опусами. Прекрасной иллюстрацией
к этой мысли может стать обладающая силой
эмоционального обобщения, многообразная, многозначная
музыка к фильму «На
дальних берегах». Причем музыка К.Караева
для кино, как правило, сойдя с экрана, продолжала
жить своей самостоятельной жизнью. К примеру,
на основе музыки к фильму «Гойя»,
написанной Кара Караевым со своим сыном Фараджем
Караевым, родилась полнометражная симфония
о трагической судьбе великого испанского художника.
Рассматривая
творчество Караева, нельзя не коснуться темы
«художник и время». Сложное, противоречивое
время, в которое жил композитор, явственно
проступает и в направленности творческих поисков,
и в дискутируемых темах, и в поворотах судьбы.
Внешне
биография Караева выглядит вполне безоблачной
и счастливой. Уже к 50-ти годам он удостоен
многих званий и наград, увенчан лаврами патриарха,
классика отечественной музыки. Однако за красивым
фасадом проглядывает судьба в чем-то трагическая
– судьба художника в тоталитарной стране.
В
условиях командно-административного метода
управления культурой сталинского периода,
художник был лишен свободы творчества, ограничен
в выборе музыкального языка, той или иной
техники композиции. Отголоски печально известного
постановления Коммунистической партии 1948
года, «изобличающее» корифеев советской музыки
в создании «лженоваторских», «формалистических»,
далеких от народа произведений, донеслись
и до Азербайджана.
Наряду
с некоторыми другими азербайджанскими композиторами,
Караев, дважды удостоенный к этому времени
Государственной премии, был причислен к композиторам-формалистам
и резко раскритикован в прессе 1948 года.
Караева обвинили в игнорировании традиций
национальной и классической музыки, абстрактности
мелодического языка, обилии сумбурных диссонирующих
созвучий. Видимо, основанием для подобной
критики послужили первые две симфонии Караева.
Отличающиеся оригинальносью трактовки цикла,
свежестью музыкального языка, устремленные
вперед, в будущее, причем не только в масштабах
Азербайджана, да и всего бывшего советского
пространства, эти сочинения не могли, конечно,
быть поняты и восприняты слушателями той эпохи.
И вот, в 1988 году, на фестивале «Музыка ХХ
века» имени Кара Караева в Баку впервые, 45
лет спустя после создания, прозвучала Первая
симфония. Симфония была воспринята отнюдь
не как «музейный экспонат», а как высокохудожественное
сочинение, полное свежих, даже дерзких для
своего времени идей. Тогда же многие задавались
вопросом: как сложился бы творческий путь
Караева, если не идеологические установки,
партийные рекомендации, наставляющие творцов
на «путь истинный»?
Но
вот, наступили 60-е годы – время хрущевской
оттепели «Железный занавес» между СССР и Западом
был приподнят, в результате чего объем информации,
поступающий в страну, значительно увеличился.
Во время беспрецедентных гастролей Стравинского
в СССР слушатели хоть и с опозданием, но открывали
для себя яркий, глубоко самобытный музыкальный
мир гениального художника ХХ века. Изменялись
критерии в жизни и в искусстве, многое, даже
недавнее прошлое подвергалось переоценке,
сердцами, умами музыкантов завладевали новые
кумиры – Шенберг, Берг, Веберн, представители
авангарда второй волны.